1.27.2018

SýntomiReseña: Camila – Camila Cabello (2018)

¡Ahora han entrado a un nuevo inicio!

Aquí regreso a esta dimensión para traerles una SýntomiReseña acerca de uno de los discos más aclamados de este recién empezado 2018. ¿Cuál es la característica particular de este tipo de reseña? Va a ser muy corta, pero concisa en el análisis al respectivo álbum. No va a existir un detalle en cada track, para pasar a un análisis directo y rápido del contenido en cuestión.

Entonces, se estrena nueva sección con la cantante cubana del momento: Camila Cabello. ¡Comencemos!

Camila Cabello... ¡Aprecienla! ;)

Después de anunciar su separación de Fifth Harmony, aquel grupo de pop femenino cuyo frenético ritmo de trabajo demuestra un amplio acoso laboral, Camila Cabello empezó a ingeniarse el concepto de una carrera en solitario y todo lo que esto conllevaba: El reconocimiento, la fama, el álbum debut, entre otras cosas que, en ese entonces, parecían metas a largo plazo difíciles de alcanzar.

Eso sí, la dificultad no mató la posibilidad de que la producción del primer disco de la señorita Cabello terminara antes de concluir el 2017, para ser estrenado en los primeros días del año siguiente. Se liberaron dos sencillos (Crying in the Club y Havana), de los cuales, el segundo funcionó tan bien que lideró el éxito que supuestamente tendría el esperadísimo debut… Digo esperadísimo, porque todos los fanáticos de la música anglo deseaban ver de qué era capaz aquella chica de origen y de rasgos latinos.

¿Cómo le iba a ir con su nuevo álbum en solitario? (Que sensual jaja)

Y bueno, llegó el 12 de enero con el estreno de Camila, el primer trabajo discográfico de la cubana de 20 años. Diez canciones fueron incluidas en esta pieza, en la cual abundan escritores a diestra y siniestra. Y ahí viene el primer problema del álbum: A pesar de que se pueden explorar varias ideas al participar distintas mentes creativas, es inevitable perder la cohesión del disco en cualquier momento. Además, el primer álbum de un cantante debería brindar la oportunidad de experimentar el talento lírico de quién entonará aquellas melodías, contrariando la tendencia cliché de otros “artistas” en esta industria tan variopinta.

Camila (2018)
Portada del Álbum. El vestido que posee Camila es muy revelador... de sus orígenes, claro está

¿Qué valor agregado ofrece Camila? Tal vez la respuesta más cercana a la realidad sea el glamour y el estilo cercano a las raíces latinas de la señorita Cabello. Y esto se manifiesta en dos canciones presentes en el debut: “She Loves Control” y “Havana”. La primera demuestra que por más trabajo que la cantante le imprima a una tonada bailable y sensual, el ritmo dembow del reggaetón no es un buen ejemplo que seguir al crear música. Una letra sobre el control de la mujer, cómo vive su vida con emoción, cómo ser ella misma… Un trasfondo de poder femenino que superficialmente no nos entrega algo sólido. Hace todo lo que puede, pero es insuficiente para entregar un contenido que suene auténtico. Es reggaetón en inglés… ¡Qué novedad! (Dijo nadie, nunca)

Ella ama el control...

Y la segunda es la que mejor manifiesta el estilo latino, que curiosamente terminó como sencillo principal del álbum. Havana, na, na. Es notable la influencia de Pharrell Williams en la parte instrumental, y lo considero como un acierto. Lastimosamente, la melodía no está exenta de algunos clichés que están muy de moda en la industria musical gringa: El ahora famoso “Millenial Whoop”, la colaboración “muy original” con rapero y su aparte de rap, entre otras cosas.

El vídeo de la canción es bien agradable. A los latinoamericanos les puede gustar más, tal vez. 
(Havana, na, na!)

A pesar de los anteriores aspectos, sigue siendo un sencillo sólido. El peso que tiene el piano y ese aerófono resulta ser algo innovador para la tendencia anglo actual. No es algo nuevo, pero la manera en la que son aprovechados es simplemente excepcional. Se respira un aroma a sensualidad y nostalgia al mismo tiempo, con apología al son cubano y lejanamente a un ritmo salsero que se siente poco presente, mas no ausente.

De resto, no encuentro un plus evidente en las ocho canciones restantes. Tal vez, los arreglos instrumentales jueguen a favor de Camila, la cual incluye en sus canciones vestigios de gran cantidad de ritmos de orígenes diversos. Inside Out lo exhibe, All These Years lo tiene escondido. Las demás no sorprenden mucho respecto a este tema.

Inside Out (Audio Oficial)

Melodías como Real Friends o Something’s Gotta Give son suaves y se sienten sinceras. Pero, de nuevo, ¿Qué factor diferencial existe para que yo prefiera escuchar a Camila Cabello más que a una cantante X, Y, Gómez o Grande? Y con las dos últimas, me refiero al mismo problema que expongo por aquí: La falta de valor agregado a nivel musical que tienen ellas.

Something's Gotta Give (Audio Oficial)

Avanzamos hasta Into It y la edición de radio de Never Be The Same. Estas dos últimas son piezas atractivas, pero podrían tener un mejor apartado instrumental en el que se puede explorar ritmos internacionales… en vez de quedarse en una zona de confort similar a otros cantantes o grupitos del medio (además de tener menos clichés). Y me pregunto, ¿Por qué alaban tanto este disco? No digo que sea malo, pero si sucede que lo están valorando más positivo de lo que merece.

Into It (Audio Oficial)

Revisar brevemente a Camila hace darme cuenta de que es una cantante que tiene un talento que no está aprovechando al máximo. Está desperdiciando el potencial que tiene de entregar una alternativa a lo mismo de siempre en la música anglo. Y sí, sé que le va a ir bien con este disco y que va a recibir distintos galardones, y todo eso. Eso no vale nada si el tiempo le pasa factura a este contenido.

Deseo algo que permanezca en el tiempo, que trascienda más allá de la moda del momento. Y Camila Cabello sabe perfectamente que es capaz de hacerlo. Si eres cubana de nacimiento, residiste en México en tu infancia, y ahora vives en Gringolandia; tienes la suficiente influencia y experiencia para crear un híbrido hermoso y lleno de glamour, con la esencia necesaria… Más allá de una o dos canciones.

She could make an alternative of the trending music. And it can be amazing!

Así que, un segundo álbum de Camila puede ser mejor. Sólo está en que ella demuestre su potencial y no lo desperdicié como en su debut.

Eso es todo por hoy. Así que…

Ah, cierto. El remix de Havana que cuenta con la participación del Tiguá favorito de todos los niños y niñas: Daddy Yankee… Aunque la adaptación no es muy fiel que digamos, la interpretación de Camila en español es natural y afortunadamente no se siente ficticia. La parte del “artista urbano” tiene un menor trasfondo que el de Young Thug, aunque es igual de explicita/sexual/burda cuando ambas son comparadas. No resultó ser tan mala como el adefesio de remix reggaetón hecho a Shape of You de Ed Sheeran… Pero tampoco es la gran cosa.

Havana, na, na. Ahora in Spanish y con el estelar de Tiguá!

Sólo vale la pena si quieres escuchar la tierna fluidez de Camila Cabello cantando en el idioma de Cervantes. De resto, no hay nada destacable.


Greetings, Camila.
You’re a wonderful person.
Sincerely, a stereotype of a latin man having sensuality in his voice and his DNA. ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ahora sí, nos vemos en una próxima ocasión. Hasta la otra, y sigan conectados a esta dimensión.


“Ahora el fin marca un nuevo inicio”

1.20.2018

AlbumEscape #9: Ayo – Bomba Estéreo (2017)

¡Ahora han entrado a un nuevo inicio!

Seguimos con otro AlbumEscape en el que vamos a presenciar el trabajo más reciente de una agrupación colombiana que ha logrado dar una trascendencia incomparable a los ritmos tropicales en el mainstream de la industria latinoamericana. Por supuesto, y con gran emoción (así no se note), ¡he de presentar a Bomba Estéreo!

Liliana y Simón, en sesión de fotos posiblemente por motivo del nuevo álbum

A la cabeza de Simón Mejía y con la voz particular de Li Saumet, el grupo se ha consolidado como un ícono de la música fusión en su país de origen, además de obtener ese anhelado reconocimiento en demás países del globo: Lo anterior queda verificado con las extensas giras que han hecho a lo largo de festivales en Norteamérica y Europa, además de representar a nivel masivo la onda caribeña y tropical que otros individuos no han logrado difundir más allá de las fronteras locales (¿Cierto, Míster Black?).

Eso sí, han tenido una trayectoria variopinta que permite contemplar una evolución de sonido que ha mutado de múltiples formas. Por ejemplo, en su álbum Amanecer pretendieron manejar su estilo de una manera más comercial y digerible para diverso tipo de público, evitando perder el sello característico tropical y único que habían constituido. El experimento resultó ser un buen producto que gustó a muchos sectores… A pesar de que su calidad se cuestionó más de una vez, cabe aclarar.

En este artículo veremos cómo le fue a Ayo, el más reciente trabajo discográfico de esta afamada banda. Sin embargo, no creo que presencien tantos puntos positivos como se pueda creer. Un primer recorrido por este álbum no ofrece altas expectativas. Ojalá me esté equivocando…

Ayo (2017)

1.  Siembra
2.  Ayo
3.  Química (Dance With Me) [ft. Balkan Beat Box]
4.  Duele
5.  Amar Así
6.  Crush
7.  Money Money Money…
8.  Internacionales
9.  Flower Power
10. Taganga
11. Vuelve

Composición a cargo de Simón Mejía, Liliana Saumet, Efraín Cuadrado y muchos otros talentos a nivel mundial.

No sé por dónde empezar… Sí, siempre inicio con el primer track… No obstante, es un poco complicado debido a lo consternado que me ha dejado este disco. Pero bueno, hay que continuar.

Ayo significa alegría. Es un nombre Yoruba (una tribu del Africa Occidental)

Siembra es un comienzo extraño para Ayo. La instrumentación de fondo resulta ser hermosa y digna de ser apreciada, al componerse de unas cuerdas que reflejan como esa pertenencia a esta tierra, a esta vida. Los sintetizadores y material electrónico se sienten falsos y forzados, un factor que perjudica en forma grave la esencia de este inicio. Eso sí, el mensaje predicado hace referencia al destino, a los orígenes, al núcleo familiar en el que se manifestó el principio de la vida, y a lo que vamos a hacer como personas en el futuro. Algo maravillosamente cuestionable para iniciar.

"Dicen que si esperas y te sientas en silencio, puede que lo encuentres y también puedas entrar"

El track homónimo es de lo mejorcito que se puede encontrar en el álbum. Además, es lo más parecido que se puede encontrar al estilo del disco anterior: Amanecer. Se enfoca en disfrutar la vida, esforzarse al máximo, soñar y cumplir esos sueños… Mejor dicho, de superarse cada día mientras se goza (O así lo puedo interpretar). No disfruto mucho este material, aunque hay que admitir que es uno de los pocos que fue elaborado de una manera tan auténtica y con esencia propia (Entenderán esto más adelante). Muy buen trabajo.

"Ven donde quieras tú estar, el mundo es nuestro. Esta vida se nos va y vive este momento"

Química… El tercer sencillo de este álbum resultó ser un éxito bailable que sólo podría interpretar como una mezcolanza sin mérito de los elementos más comunes de la música anglo actual. Me explico: En principio, tiene unos elementos en la instrumentación bastante particulares que combinan la identidad de Bomba con un estilo árabe o similar (Unas cuerdas y un buen trabajo de sintetizadores). No obstante, respecto al ritmo y a la composición, se puede notar esa calca casi exacta de ese estilo internacional que muchísimas canciones poseen.

"Es amor lo que te quiero dar... Y poderte tocar"

Esto último lo interpreto como una esencia copiada y poco original. No sería un problema si no estuviéramos hablando de un grupo colombiano que ha innovado respecto a los sonidos e identidades que ha desarrollado a lo largo de sus trabajos anteriores. Se puede ser comercial sin necesidad de calcar ideas o ritmos más masivos. Aceptable, pero decepciona a lo grande.

El primer adelanto que estuvo disponible del nuevo trabajo discográfico de la banda fue Duele, un experimento peculiar que resultó ser exitoso. Con el solo nombre, se deduce una apología al sufrimiento, traído gracias a un amor muerto y enterrado, que es nutrido con los gemidos incesantes de una armónica que destrozan ese entorno en el que esta melodía se ve inmersa. El estilo que profesa Bomba es diferente, más evolucionado, más maduro… O por lo menos, así sentí a este material que me dio una impresión optimista de lo que estaba por venir (Algo errado, por cierto). Muy buena.

"Si me preguntas si volveré a ti, lo más probable es que diga que sí"

Seguimos con Amar Así, que tiene un beat constante y una tropicalidad un tanto oscura que logra atraer hasta al más pesimista por este trabajo discográfico (El autor de estos artículos es un claro ejemplo =D). Por esto, y unas otras variaciones interesantes en la parte instrumental es que puedo considerar a esta pieza como la mejor del álbum. Es hermoso presenciar ocasiones en las que se utiliza bien un beat constante sin caer en la burda repetición insoportable. ¡Gracias, Bomba Estéreo!

"No faltan las palabras pa' que hablemos de amor"

Respecto a la letra, es tópica. Se enfoca en manifestar la euforia del amor a la manera del grupo, a la manera de Bomba: Un romanticismo con tintes de sensualidad e inocencia a la vez. Son de esas canciones que puedes imaginar que sucede en tu mente mientras se va reproduciendo. Es mágica. Sobresaliente, la mejor de Ayo.

Un caso curioso resulta ser el de Crush, una pieza que no se va a poder encontrar en los medios de streaming… para ser material exclusivo para el público que compró el álbum físico. ¿Qué tal es esta especie de bonificación? El autotune es penoso en la voz de Liliana… pero fuera de eso, es una canción que ofrece un ambiente tropical con notas que tienen una armonía auténtica. A pesar de que el ritmo pueda sonar repetitivo y remita un poco a las tendencias musicales genéricas, tiene a su favor esa interpretación de cuerdas que es por lejos, lo mejor de esta rareza. No es la gran cosa, aún así llama la atención de manera auténtica.  

"Llegas cuando se te ofrece, y me dejas iniciar"

Al carajo con Money… El producto más insatisfactorio y burdo del disco, se impone ante nosotros. Lo bueno: Aquella parte instrumental que le sigue al coro creada con puro sintetizador es única, con tintes de música del medio oriente… Es como para hacer un track entero sólo con ese loop. Lo malo: El resto… Ese afán de Li Saumet por hacer apología al dinero mediante el estilo que se puede presenciar en muchísimas canciones del hip hop gringo es incomodo y hasta lamentable. Por cierto, esto no se trata de una sátira o una ironía. Es un feo capricho que contrasta bastante con esa instrumentación increíble. Y al final, no vale la pena. Se puede omitir sin remordimiento alguno.

"Lo que quiere él es lo que quieren muchos"

Internacionales es de las melodías más rescatables en este Ayo. Un mensaje que promueve el respeto a la diversidad, sin importar las raíces o los orígenes de las personas: Ciudadanos de un mismo mundo, diferentes mentes en una misma vida. Por suerte, no se limita a eso. Entrega un sonido protagonizado por una especie de flauta (que suena a saxo) que traspasa barreras a través de la modificación de la tendencia estándar en Gringolandia que permite desarrollar un nuevo estilo que no sólo es Bomba Estéreo, es un sonido diferente difundido a nivel mundial. También introduce a un trance que profundiza aún más el mensaje expresado. De las que más sobresalen en Ayo.

"Y aunque somos diferentes, a la vez somos iguales. En la misma situación, en distintos lugares"

Ahora está Flower Power, la cual en sus propias palabras: “No es un reggaetón, y está hecha pa’ mover el culo”. Una oda a esa fortaleza femenina que fue reprimida en décadas pasadas, y que ahora es más vigente que antes y menos que después. Esta manifestación de poder de mujer se ve armonizada por bajos que resuenan en un ritmo irregular que entrega variedad y que no se va por el camino fácil de ser contaminado hasta el hastío por cuanto sonido se encuentre. Claro que no, además de que con sus sintetizadores y sus cuerdas expresa un estado de fuerza y ternura al mismo tiempo. Buen track.

"Soy un ser vulnerable, pero libre como el viento. Lleno de energía, poderoso en pensamiento"

Taganga, como aquella famosa playa cercana a Santa Marta, no destaca mucho. La letra es muy simple y minimalista, que al transcurrir más la canción se nota repetitiva y un poco sobrepoblada de diversos sonidos que no representan un problema por sí mismos… Pero si cuando están comprimidos en un pequeño segmento de la melodía. Esto último no permite un disfrute tan fenomenal de este material. Se goza en las primeras veces que se escucha, para luego pasar a ser poco soportable después de unas cuantas reproducciones. En sí, es un track poco memorable.

"Todo lo que me puedas dar, se recibe"

Vuelve es una pieza instrumental que posee exactamente la misma base instrumental de Siembra… Algo que le da continuidad a este disco tan difuso, variopinto y gris. Hasta tiene los mismos detalles como las cuerdas, el coro de infantes cantando ‘¡Siembra!’, ciertos vestigios de un material electrónico con una ejecución cuestionable, y unos ecos misteriosos. Todo esto mientras se va reproduciendo una pista que evoca sinceridad, naturalidad, humildad… Siento por alguna extraña razón que este debería haber sido el track 1, aunque esto no hizo parte de la realidad. De cualquier manera, es un buen cierre para un disco muy neutro.

"..."

Una foto más de Li y Simón...

En principio, resulté ser pesimista frente a este nuevo trabajo discográfico. Sin embargo, existen piezas que realmente sorprenden por el empeño y la alta calidad con la que fueron hechas. Y eso realmente alegra hasta al que no esperaba nada de Ayo. Pero no se puede tapar el sol con un solo dedo. En general, el contenido de este álbum deja mucho que desear frente a lo que ha sido este legado que ha constituido Bomba Estéreo durante su carrera. Así que, aquí va el veredicto.

ESCALA DE CALIFICACIÓN: -4 (Indeseable) ****** 0 (Común, Punto Medio) ****** 4 (Excelente)

Valoración Final: 0 (Cero). El punto medio. Común, genérico, con calidad intermedia. Así como existen contenidos sorprendentes que nutren el repertorio artístico del grupo a nivel lírico e instrumental, también hay piezas que no tiene razón de existir y que sólo hacen montón dentro de Ayo. No hay una esencia clara en la totalidad de los tracks: Algunos la tienen y la expresan, otros más discretos no la poseen. Es una dualidad constante que termina en empate. Merece ser escuchado, pero no es la gran cosa. Un trabajo que no está al nivel de Bomba Estéreo. Decepción.

Si me lo preguntan, me esperaba algo menos digno. No fue el caso, y así existieron joyas que valieron este análisis al disco. Nos veremos en una próxima ocasión. ¡Hasta la otra!


“Ahora el fin marca un nuevo inicio”

1.09.2018

AlbumEscape #8: La Trenza – Mon Laferte (2017)

¡Ahora han entrado a un nuevo inicio!

Bienvenidos al 2018, estimado público. Este año representa el inicio de una nueva temporada de proyectos aquí en Ya Viene... Todo a su Tiempo. Algunos caprichos personales, otros tratando los temas del momento, algunos más por votaciones, y demás por pedido del público… Definitivamente va a existir de todo en este nuevo año.

Anuncio que posiblemente entre Marzo y Junio del presente año no van a crearse tantos artículos como en años pasados (Esto debido a una causa que contaré en días posteriores). Aún así, espero que disfruten mucho el contenido que puedan presenciar durante los dos primeros meses del año. Después de estos cortos anuncios, seguimos con la columna de hoy.

Una votación algo sesgada del año pasado en las redes sociales presenciaba que La Trenza sería uno de los primeros discos en ser analizados en el nuevo año. Así que, aquí está este nuevo AlbumEscape con un álbum que consolidó el reconocimiento de Monserrat Bustamante Laferte (mejor conocida como Mon Laferte) a nivel internacional.

Monserrat Bustamante Laferte... Artista chilena que ya cuenta con unos cuantos años en el medio!

Por increíble que parezca, la carrera de esta artista inició desde el poco lejano 2003, quién resultó destacarse por lo alto en un programa de talentos chileno que le brindó la oportunidad de la financiación de un primer álbum. En ese entonces, se presentaba con su nombre real en diversas presentaciones relacionadas con el formato cazatalentos. No obstante, decidió continuar con su vida al apartarse del mundo televisivo y comenzando una nueva vida en la Ciudad de México.

Las dificultades fortalecieron a la cantante durante los primeros años que residió en el Distrito Federal. Las presentaciones en bares y sitios públicos como el metro fueron el pan de cada día. No logró publicar un segundo álbum durante un largo tiempo por una enfermedad que la apartó de su vocación. Aún así, continúo con la formación de su carrera, se renovó y adopta el nombre artístico que ya todos conocemos. En poco tiempo, la publicación de sus siguientes discos sería un hecho.

Y poco a poco, el éxito se fue manifestando en su carrera, aquella que hizo resurgir con diferentes trabajos discográficos y presentaciones en vivo

Desechable, Tornasol y Mon Laferte Vol. I fueron piezas discográficas que le dieron renombre a esta artista “revelación” que ya conquistaba las radios chilenas y mexicanas con su estilo de pop rock alternativo. Sin embargo, es evidente que el auge se daría en un 2017 que significó la consolidación de la cantante a nivel latinoamericano. Casi un año de trabajo y preparación fue necesario para formar el proyecto más ambicioso de la chilena… ¿El álbum cumple con las expectativas que ofrece? ¿Merece el reconocimiento que se ha suscitado alrededor de él? Vamos a verlo, track por track.

La Trenza (2017)

1.  Pa’ donde se fue
2.  Que sí
3.  Mi buen amor (ft. Enrique Bunbury)
4.  Ana
5.  Amárrame (ft. Juanes)
6.  Yo te qui
7.  Primaveral
8.  No te fumes mi mariguana
9.  Cielito de Abril (ft. Manuel García)
10. Flaco
11. La Trenza

Todas las canciones fueros escritas por Monserrat Bustamante Laferte. En algunas de ellas, existió el talento creativo de: Gamaliel de Santiago (2), Erwin Flores y Rolando Carpio (4), Manú Jalil (8), César Ceja (9).

Se podría catalogar a esta pieza dentro de un género de música alternativa que incluye un tributo al folclor latinoamericano en aspectos de diversa índole: el ritmo, los instrumentos, el mismo estilo vocal que manifiesta la cantante a lo largo de todo el disco. Es interesante ver un proyecto de este tipo… No obstante, existen unos detalles que impiden que el género profesado por la artista chilena sea lo suficientemente natural. Vamos por partes.

Un comienzo enternecedor… Más bien, lleno de emociones tristes. Eso es lo que presenta Pa’ donde se fue; que sin ser precisamente una canción tópica acerca del amor o desamor común entre personas, logra representar de manera adecuada el efecto de la ausencia de esa figura paternal en las personas: Tanto de la hija que creció en medio de la naturaleza con una soledad latente, como del padre que llegará a viejo sin tener el cariño de su descendiente. Una voz moderada, con la expresividad suficiente, y acompañada de una mezcla instrumental que conserva una armonía que evoca a la nostalgia y a una fortaleza medianamente ficticia.

"Ya hice mal porque ya te perdí, sabiendo que envejeces por ahí"

Continuamos con Que sí, un vistazo en tercera persona a las chocoaventuras de unos amantes: desde que se conocen hasta que consuman su inconmensurable amor. Sí, solamente eso. La elegancia tropical de esta melodía es evidente… Aunque lamentablemente la letra resulta ser en ocasiones bastante superficial. Esto último no sería un problema, si la musicalización no evocara esa belleza natural en la que se acomodarían mejor unas líricas más abstractas. Tal vez sea sólo mi impresión, pero por ese lado no convence. Por lo demás, cuenta con interpretaciones instrumentales y vocales bastante pulidas (Esas cuerdas pueden transportar a una persona a la playa más remota o al bosque más lejano).

"Esos dos se derritieron frente a una fogata... Todo todo se dijeron"

Mi buen amor cuenta con la participación del legendario Enrique Bunbury, con quien se representa el egoísmo en un amor que prácticamente ya no existe, en manos de una pareja disfuncional en la cual un mismo sujeto comete errores a diestra y siniestra, a la vez que quiere “enmendar” las fallas. Sinceramente, resulta ser el primer track decepcionante dentro de este trabajo discográfico. Y no es para menos, pues con Bunbury se espera material verdaderamente inspirador… En vez de un contenido soso y aburrido que cuenta con las exageradas interacciones vocales de una Mon Laferte que parece no saber moderar su voz en los momentos de mayor tensión: Caricaturización de la voz a la vista.

"Tú no cambiarás, no me vas a convencer de que ahora sí, todo va a estar bien"

¿Por qué hay tanto tedio? La temática tratada ya se ha visto en muchas otras canciones; no obstante, lo que aniquila a esta tonada es la manera tan simplona en la que el tema es desarrollado. (Sí, no me vas a convencer. Sí, fuiste egoísta. Sí, quieres ser mi amigo. ¿Para que amigos si no hay cariño? Mentiras y más mentiras. Mala Gente). Al menos, otros artistas se toman la molestia de ofrecer un contexto más nutrido o detallar aún más las facetas de los individuos. Aquí no. Todo es tan bidimensional, que llega a ser fastidioso. Decepción absoluta.

Pensé que una colaboración de ellos sería realmente maravillosa. No fue lo esperado.

Ana continúa un poco en la tónica de la caricaturización de la voz, aunque es menos frecuente (Gracias al cielo). No demos enfoque a la letra, debido a que no merece la pena un detalle específico. Aún así, el enfoque debe existir en los arreglos instrumentales que nos entrega, los cuales son… Una fanfarria de trompetas que no exhibe en forma efectiva el folclor que la señorita Laferte quiere demostrar en su álbum. Este cover no es perfecto, pero tampoco es tan malo. Es una pieza neutra.

"Eres tú, Ana. Una dulce ilusión que he de tener"

El disco sigue con la archiconocida Amárrame, aquella colaboración con Juanes que resultó ser el primer sencillo de este proyecto. Personalmente, esta fue la pieza que me atrajo a escuchar a la artista chilena de manera definitiva y que, de paso, me enamoró. ¿Mejor que la colaboración con Bunbury? Probablemente. Es una melodía que transpira sensualidad, una cumbia que habla acerca del amor visto desde el punto de vista más caliente y excitante que se puedan imaginar. Toma los elementos necesarios del folclor para construir una pieza exquisita que, lejos de ser perfecta, si se puede considerar como una canción sobresaliente del género alternativo. Esa consonancia entre las voces de Juan Esteban y Monserrat es increíble, a mi parecer.

"Quiero ver tu perversión: Hasta dónde llegas, hasta dónde me has llevado"

Yo te qui, no es muy memorable… aunque es simpática. Otra canción donde el folclor funciona en su mayoría, en una temática donde el amor no correspondido protagoniza varios versos que parten de símiles y algunas hipérboles. Cuerdas y vientos se ponen de acuerdo para entregarle un ambiente problemático y bello a un tema un poco cliché, pero que resulta ser efectivo en su atmósfera.

"Aunque sé que no soy la más bella, este amor por ti hasta mata"

Primaveral es… ¿tierna? Los misterios de la naturalidad de la adolescencia condensados en una sola canción. ¿Bipolaridad? ¿Inestabilidad? Sé que lo expresado en la canción radica en la cotidianidad de la vida de unas personas específicas que manifiestan estos estados, pero por alguna extraña razón, es difícil tomar en serio a estas líricas. Puede existir ternura, pero eso no le quita la baja calidad que pueda tener una letra tan “sutil” como esta. Definitivamente el tema de la vida rutinaria no es uno de los fuertes de Mon Laferte. De resto, la instrumentación está bonita y es cohesiva con el contexto de esta pieza… aunque no es gran cosa, realmente.

"A veces me aburre la vida, tú me haces más bellos los días"

El álbum sigue con No te fumes mi mariguana, con unos acordes y una melodía bastante animada y graciosa, a decir verdad. Creo que eso es lo único rescatable. La letra es… ¿Comedia? ¿Una anécdota dominguera? ¿Una metáfora acerca de la confianza? La verdad, no sé. Esta “oda a la poesía” es de las menos recomendables de La Trenza por razones más que evidentes. No es tan abstracta porque intenta tener un contexto. No es tan concreta porque no aborda bien ese contexto. Es un punto a medio camino.

"¿Qué voy a hacer? Sin mi mexicana, mi bella Juana. No, va a volver"

Cielito de Abril hace pensar, hace reflexionar. En realidad, es una joya dentro del disco. Con un ambiente natural, unas guitarras que inspiran calma, y la colaboración de Manuel García; esta canción ofrece esa tranquilidad que se hacía necesaria desde hace algunos tracks atrás. En una vida que quedará inconclusa, ocurren situaciones de cualquier tipo que nutren nuestras vivencias. Es pausada, suave, tierna y encantadora. De las mejores.

"Sólo me queda respirar. Ahora me dejaré llevar"

Flaco representa nostalgia, lejanía y tristeza. La letra, aunque medianamente superficial, resulta ser bella y sincera. Además, algunos instrumentos se dan el lujo de interactuar cual ambiente natural lleno de árboles y fauna diversa. En ocasiones, tenemos una voz juguetona de parte de la señorita Laferte, sin dejar atrás ese sentimiento latente carente de alegría. El defecto: ¿Por qué carajos volvemos a ver la exageración vocal de la artista chilena, en puntos en los que, con un buen manejo, puede tener un mejor desempeño en su voz? ¿Por qué? Eso mata parte de la esencia verídica que posee esta melodía. Como sea, no es un defecto tan dañino… Pero sí afecta lo suficiente a la calidad de esta tonada.

"Todo este blanco me perturba, y me priva de la razón"

Con La Trenza, la pieza homónima, es que se cierra este disco lleno de sorpresas. Un consejo, una conversación hacia una señorita, la mujer de la siguiente generación, la cual cuenta con unas virtudes excepcionales, que no caiga en cometer los errores que una vieja señora cometió en el pasado. Un son bello, con tintes de inspiración notables, y que demuestra que, aún después de canciones de contenido pobre, Mon Laferte sí tiene música rescatable y sobresaliente para ofrecer. El folclor sí es latente en este último track y la instrumentación acústica es un deleite hasta para los oídos más exigentes. Definitivamente, un gran cierre para el disco.

"No vas a caer como esta vieja, que dejó de cantar por un amor"

Después de ver lo que cada pieza de este álbum tenía por ofrecer, se puede concluir que es un contenido bastante variado en calidad. No dudo del esfuerzo y el talento que le requirió a la señorita Laferte la creación de un proyecto tan ambicioso como el que hemos visto. Sin embargo, algunas melodías pecan de tener un contexto desarrollado a medias o de una caricaturización de la voz que está lejos del máximo potencial que esta artista realmente llega a ofrecer en una presentación en vivo, por ejemplo.

"Amárrame..."

Es hora de dar el veredicto a uno de los contenidos más afamados de aquel 2017…


ESCALA DE CALIFICACIÓN: -4 (Indeseable) ****** 0 (Común, Punto Medio) ****** 4 (Excelente)

Valoración Final: 0,9… Más bien, 1 (Uno). No merece ni más, ni menos. Tiene a su favor las delicias instrumentales que entregan un estilo folclórico que si bien, no es auténtico; si entrega una calidad respetable frente a muchos contenidos de la industria latinoamericana. Hay fallas garrafales en unas cuantas canciones que impiden tomar en serio los contextos en ciertas ocasiones. La consolidación de Mon Laferte logra ser un fenómeno que no deja indiferente a ninguna persona, pero que en ciertos puntos deja mucho que desear. Aun así, La Trenza destila ternura, talento, incandescencia y sensualidad, en un tiempo donde la tendencia musical se inclina hacia los peores lados. Para un servidor, un disco disfrutable. A nivel objetivo, es un producto aceptable.

Si Mon Laferte llega a leer esto, de todo corazón, la felicito por lograr consolidar su talento y popularidad en América Latina en el año que pasó. Aunque el disco no me pareció tan bueno del todo, espero que con sus presentaciones en vivo y sus futuros proyectos, logre demostrar el máximo potencial que tiene a nivel artístico. Gracias, Mon.

Gracias, Mon.

Nos vemos en una próxima ocasión con más contenido interesante en esta dimensión. ¡Hasta la otra!


“Ahora el fin marca un nuevo inicio”